musik

Pendragon - The Masquerade Overture

And so, The Masquerade Overture.

Pendragon hat pretty much stumbled through the 80's first supporting Marillion, playing Reading Festival in 83, making The Jewel album then nose diving at the end of the 80's when it looked like curtains for the band. However after The World album it was obvious the band were back with a new invigorated way of thinking and the world truly was our oyster. We had released The Window Of Life which was the follow up to The World - The Window sold even better than The World and it was a steady path upwards, that was until The Masquerade Overture, which produced a very sharp path upwards! Nothing could have quite prepares us for how well The Masquerade would do.

Scannen0009

To cut cost we decided that for the pressing of the special edition 2 CD (2nd CD included King Of The Castle and Schizo) we would put all the parts together ourselves. Bear in mind we were still very much a cottage industry and running our own record label, Toff Records. I only lived in a small terrace house then in Cookham and we became totally swamped, the lounge was full of thousands of CD booklets and piles of discs, plastic double CD cases and cardboard boxes, you couldn't move in there. We could not pack the CDs fast enough for the orders we were getting. Holland desperately wanted 2000 more CDs by the end of that week and the only way we could do it was to let them collect the CDs in an articulated lorry that happened to be in the vicinity that afternoon. So, small country lane, artic trying to turn around in narrow driveway, wet road, cars coming screaming round the corner slamming brakes on, you get the picture? It was a nightmare!!

Scannen0012

At the same time the phone would ring approximately every 15 minutes for interviews but were we complaining? Not likely! This was the best thing that had ever happened to Pendragon and catapulted the band much more into the public eye.

Sure, The Masquerade was no multi million seller but it sold incredibly well for a band running their own label and notched up a very respectable 60000 copies. Which is probably one of the best, if not the best selling prog rock album of the era that wasn't signed to a major record company.

Scannen0001

The artwork was once again undertaken by our now "5th" member of the band, Simon Williams, and production was taken care of by our, er… other "5th" member of the band, Karl Groom who had worked with the band on everything since The Window album. The artwork once again captures all the characters that are featured in the songs, the main theme of the album is about good versus evil, hence the two representative characters on the cover battling it out. We included an llustration that reflected the whore of Babylon too, and just to keep an edge of humour added a condom (you can just about see it on the CD cover under a pile rings near the medusa character). The cover background was inspired by Venice, where I proposed to my wife, I loved all the drama of the place, I has a very strong atmosphere and with all the masks and strong creative sense makes a superb backdrop for an album cover.

Scannen0002

In places, the sound was quite rocky on The Masquerade and Karl managed to get a crisp, powerful sound that was really starting to become a trademark for the band. With the release of The Masquerade it really felt we had lifted the profile, everything was going very well for Pendragon, the best it had ever been. It was a very happy time. However, trouble… big trouble was just around the corner. Something I never envisaged would happen that would put Pendragon in the prog rock wildness for some time. It was strange because when I was writing "there's a man who's followed me just about all of my life, being to you what I couldn't be, I call him my insecurity", I remember writing this very clear and feeling there was a slightly strange atmosphere about that day in the studio, little did I know how prophetic that line would become. I was about to head into a real messy divorce, hey but that's a story for another day!

Nick Barrett

Internet-Radio

Radio Paradise spielt gute Musik in sehr guter Qualität (192k MP3 Stream). Wer kennt weitere gute Radiosender?

Image Hosted by ImageShack.us


Auszug aus der aktuellen Playlist:
11:11 pm - Tom Petty - It's Good To Be King
11:05 pm - Pearl Jam - Black
--------------------------------------------------------------------------------
11:01 pm - Gomez - Hamoa Beach
10:57 pm - James McMurtry - Off And Running
10:52 pm - Sonic Youth - New Hampshire
--------------------------------------------------------------------------------
10:49 pm - The Smiths - What Difference Does It Make?
10:44 pm - Foo Fighters - What If I Do
10:40 pm - Bird York - Haunting You
10:36 pm - Kate Bush - The Sensual World
10:32 pm - XTC - Senses Working Overtime
--------------------------------------------------------------------------------
10:28 pm - Neil Young - Old Man
10:25 pm - Toad The Wet Sprocket - Walk on the Ocean
10:20 pm - U2 - One Tree Hill
--------------------------------------------------------------------------------
10:16 pm - The Cars - All Mixed Up
10:11 pm - The Cars - Moving In Stereo
10:08 pm - This Picture - Naked Rain
10:05 pm - Sufjan Stevens - Concerning the UFO Sighting near Highland, Illinois
--------------------------------------------------------------------------------
10:02 pm - Of Montreal - I Was Never Young
9:59 pm - BoDeans - Pick Up The Pieces
9:55 pm - The Ditty Bops - Ooh La La
9:52 pm - Eagles - Seven Bridges Road
9:47 pm - 10,000 Maniacs - These Are Days

Ruben Gonzalez - Introducing

Oh, jetzt habe ich die richtige Musik für mein Lieblingsdrink gefunden. Da wird mir sogar bei diesem kalten Wetter warm ums Herz.

scannen0001

The greatest piano soloist I have ever heard in my life. A Cuban cross between Thelonious Monk and Felix the Cat.
Ry Cooder

scannen00021

Aus dem Booklet
I was born in Santa Clara in April 1919. By the time I was fifteen I had graduated as a pianist from the Cienfuegos Conservatoire where I studied with a marvellous teacher called Amparo Riso. I lived in Crucijada, a small village north of Cienfuegos, and I’d go once a month to Cienfuegos for my piano lessons. She’d give me music and I’d come back the following month playing all those pieces. She’d say to her other pupils, “Hey boys you all live around the corner and you can’t even learn one piece of music, yet this boy lives in the middle of nowhere and he’s learning twenty pieces a month! So that’s why she kept pushing me up ahead of the other students, that’s why I graduated so young. But I didn’t go into the next phase, which would have been to study to be a concert pianist. I wanted to play Cuban son, that’s what I always loved and still love. As I grew up I wanted to be a doctor, so I studied medicine thinking that music would be my hobby. But people would say “Why on earth do you want to be a doctor if you’re good at music and you’re popular and you have all the freedom in the world! Do you want to spend your life in a lab?” So I gave in.
After playing with groups in Cienfuegos and around the country. I came to live in Havana around 1941 and very soon I began to play with all the major orchestras such as La Orquesta Paulina, Conjunto Camayo, Los Hermanos, Raul Planas and Mongo Santamaria. In short I’ve played with almost all of Cuba! From Camagüey to Oriente but especially in Matanzas and Havana.
In the 1940s there was a real music life. There was very little money in it but everyone played because they really wanted to. Now people play more for money than for the love of it; now there’s more business and less talent. The basis of everything you hear now in Cuban music, that all comes out of that brilliant period.
I’ve been recording for a long time. I recorded with Arsenio Rodriguez around 1943 here in Cuba. Arsenio never studied music but he was an incredible composer. He had beautiful ideas and not just with music but with lyrics too. He was a poet. He never studied music but he knew al lot about ‘heart’. He used to say to me when I first joined his conjunto “Don’t worry about what anyone else is doing. Just play your own style, whatever it is, but don’t imitate anyone. Just carry on like that, so when people hear your music, they’ll say, “That’s Ruben.” I paid attention to him because he was always very intuitive. That’s how it turned out; people have always recognised my playing on recordings or radio.
I left Arsenio’s band to go to Panama with another group, mostly ex-Arsenio musicians. We called ourselves Las Estrellas Negras (The Black Stars) because we were all black. I was the lightest, but that didn’t make me any less qualified! Lili Martinez took over from me with Arsenio. I said to him, “Lili, do you want to play with Arsenio because I’m leaving”. He said, “Hey do you think I’ll be up to it”. I said, of course you will. After that he turned into the best pianist with Arsenio.

scannen0003

I played a lot with the orchestra of Los Hermanos Castro, even though the practised what you might call a kind of apartheid. They always tried to have all white musicians, but Peruchin and I played with them. They had to accept us because of the way we played. Peruchin and I were part of a kind or brotherhood of black pianists and we passed each other work all the time. It was a generation of great pianists and you had to be able to sight read and kind of music straight off, not like now. We’d go into the recording studio or the radio an play stuff we’d never seen or heard before. First time. Perfect.
As for my style, I like the beauty of harmony. I like to make the harmonies rich, not complicated but full. Of non-Cuban pianists I most admire Papo Lucca, because his salsa is very close to son. Son piano is more varied than salsa piano, which is more formulaic and holds on to a single riff for much longer.
After I came back from Panama I joined Senen Suarez’s conjunto and we played at The Tropicana. Then I played with a jazz band led by an Spaniard called Pidre; we played fox-trot, danzon, non and waltz in the big cabarets like the Tropicana. There was still racism, but it was under the surface. When I joined a big band like that, they’d be saying behind my back to the director, couldn’t you find someone a little lighter? And he’d say, but he’s the one who can play the music! Anyway this isn’t any different from any other Latin American country. Ever since the “Discovery”, there’s been racism, and so it goes on…
Finally I became the pianist with Enrique Jorrin’s orchestra, in the early 1960s. Then after he died I took over as director, but I didn’t enjoy the job: I like to leave the gig as soon as it’s over. And now I’m retired. I’ve just turned seventy seven. My main work for thirty years was with Jorrin but I also worked with other bands from time to time like Estrellas de Areito. Jorrin created the cha cha cha. I had already played with him in the early 50s and the cha cha cha happened just after I left the group and by the time I rejoined I had taken off.
Jorrin used to play a lot in a cluib between Prado and Neptuno in central Havana. He used to say that was where the cha cha cha was born, from the way the public would scrape their feet on the floor dancing to that rhythm. So he said “Let’s call this rhythm cha cha cha”. And naturally he was its creator since he was the first to think of it. Afterwards everyone was doing I and Jorrin became very popular. He was one of the most popular Cuban composers ever. It marked the whole era, the cha cha cha. Just as there’d been a period of guaracha, then danzon, the cha cha cha had its moment, ant it was huge. We went on playing other styles, but everyone hat do play that one. That’s how it is in Cuba.
The record came about like this. I don’t have a piano at home any more, so when I saw the one at Egrem studio, I went straight for it and it seems like they noticed what I did. I was playing with the lights off an then they turned them on and I thought they wanted to stop. But they asked me to keep playing so I said to Cachao, “O.K. let’s go for it! What we did is all Cuban music. There are two pieces of mine (though I’m not really a composer).”

From an interview with Ruben Gonzalez by Lucy Duran

The Black Noodle Project - And Life goes on...

heute per Post erhalten:



Infos:
Aus den Vorstädten von Paris kommt eine Band, die vor allem Hörer ansprechen dürfte, die eine floydige Atmosphäre schätzen, ohne dass es geklont klingt. Auch Porcupine Tree – Fans, die die Band besonders vor der Entdeckung des Metal mochten, könnten Gefallen an diesem Album finden.

Jeder Song beginnt ruhig, um sich dann häufig in eine proggig-sinfonische Atmosphäre zu steigern. Der Sound ist meist relaxt mit melancholischer Note, aber gelegentlich gibt es rockige Ausbrüche. Das Saxophon zählt ja seit langem zum Klangkosmos von Pink Floyd (Do it alone), aber der Einsatz eines Cellos bereichert den Sound wirklich (Where are U?, Lost).

Bei manchen Songs fühle ich persönlich mich etwas an Novalis erinnert (Time has passed, Disappeared), aber das kann vermutlich nicht sein. Wahrscheinlicher ist, dass hier etwas sehr Französisches, Chansonhaftes Einzug hält.

Ein atmosphärisch dichtes Album. Am klassischen Prog a la Pink Floyd orientiert, aber moderner.

Audioslave-Sänger singt Bond-Titelsong

London - Der Sänger der US-Band Audioslave, Chris Cornell, singt den Titelsong des neuen James-Bond-Films «Casino Royale». (fest/sda)

Das Lied zum Film, in dem der Engländer Daniel Craig zum ersten Mal den Geheimagenten 007 mimt, heisst «You Know My Name». Der 42-jährige Cornell tritt die Nachfolge von Musik-Prominenz wie Madonna, Shirley Bassey und Sheena Easton an, die alle schon für Bond sangen, wie am Donnerstag in London mitgeteilt wurde. Der Film kommt im November in die Kinos.

Audioslave gehört zu den bekanntesten Alternative-Rock-Bands aus den USA. Die Gruppe besteht aus Cornell, dem ehemaligen Sänger der Band Soundgarden, und Mitgliedern der ehemaligen Band Rage Against The Machine.

symphorce - phorceful ahead

gekauft - wieder mal was aus dem Bereich Metal...

B00007BHBX-03-LZZZZZZZ

Infos:
Symphorce ist eine Power Metal-Band aus Deutschland, die 1998 von Andy B. Franck gegründet wurde.

Im Oktober 1998 beschloss Sänger Andy B. Franck seine eigene Band aus der Taufe zu heben. Bereits mit „Truth To Promises“ (1999) präsentierte er seine neue Truppe stark und erhielt auf Anhieb große Aufmerksamkeit sowie gute Rezensionen. Einer Tournee im Vorprogramm von Mercyful Fate folgte ein LineUp Wechsel, der sich als absoluter Glücksfall herausstellen sollte: Gitarrist Cédric „Cede“ Dupont (zwischenzeitlich ebenfalls bei Freedom Call im Einsatz) und Bassist Dennis Wohlbold kamen zu Symphorce.

Knapp ein Jahr später folgte mit „Sinctuary“ (2000) das zweite Album. Fans und Presse überschlugen sich gleichermaßen und würdigten Symphorce als eine der vielversprechendsten und hoffnungsvollsten Bands der Zukunft. Zum gleichen Zeitpunkt wurde Franck Sänger der deutschen Power Metaller Brainstorm und beackert von nun an zweigleisig die Metalwelt. Nach „Truth To Promises“ und „Sinctuary“ fügte sich mit Sascha Sauer am Schlagzeug und Rhythmusgitarrist Markus Pohl das Puzzle endgültig zusammen. „Endlich“, kommentiert Andy, „schon bei der ersten gemeinsamen Probe konnte man spüren, wie diese Band ab sofort funktioniert! Es war wie ein Befreiungsschlag den so niemand erwartet hätte! Wirklich geil!“

Mit Metal Blade Records als neuen Partner im Rücken nahmen Symphorce im August 2002 unter der Mithilfe von Achim Köhler (Primal Fear, Brainstorm, etc.) in den House Of Music-Studios ihr drittes Album auf. „phorcefulAhead“ ist das Resultat aus dieser Zusammenarbeit. Nach einer im Frühjahr 2003 statt gefundenen Tour mit Kamelot und auf bekannten Sommer-Festivals (Wacken Open Air, Summer Breeze, Metal Dayz) packten die Jungs direkt im Anschluss ihre Koffer, um – erneut gemeinsam mit Achim Köhler – „Twice Second“ aufzunehmen.

Im Frühjahr 2004 war Symphorce zusammen mit Wizard als Vorgruppe der Band Grave Digger in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Am 5. September 2005 wurde das fünfte Studioalbum „GodSpeed“ veröffentlicht.

Dredg - Catch Without Arms

Heute per Post erhalten...

B0009VJZ4C-03-LZZZZZZZ

Infos:
Das Luftschiff ist gelandet. Dredg sind zurück von der Oberstübchenreise durch Okzident und Orient, zu der sie 1998 mit "Leitmotif" aufgebrochen waren. Mit dem Majordebüt "El Cielo" traumwandelte die Band wie eine Arche Noah im Stumpfsinn der Musikberieselung vorbei an leeren Opern, in denen die Musik niemals verebbt. Überflog nächtliche Winterlandschaften, bizarre Wüstendünen und berauschende Flussdeltas. Öffnete Augen, Herz und Geist. Nun haben Dredg wieder festen Boden unter den Füßen.
Die vier Kalifornier bauen 2005 keine brüchigen Progrock-Monolithen mehr, sondern überaus eingängige Popsongs. So viel Ohrwurm wie im Titelstück war noch nie: Gitarre, Bass, Drums und ein schüchternes Piano bereiten den Grund für das hochfrequente Organ Hayes', Strophe und Refrain stehen artig nebeneinander, alles wirkt wohl sortiert. Auch inhaltlich, denn die Platte entpuppt sich als kleines Meisterstück in zwei diametral entgegengesetzten Akten.

Paradebeispiel: das Alkoholproblem des Sängers. In "Zebraskin" sitzt das Teufelchen auf Hayes' vor Trunkenheit wackeliger Schulter, während er in "Hung Over On A Tuesday" auf den Rat des Engelchens hört und schwört, nie wieder einen Tropfen anzurühren.

Die rockigeren Momente kommen aber trotz textlicher Introspektive nicht zu kurz. "Ode To The Sun" preist das Himmelsgestirn mit der so Dredg-typischen Slidegitarre und einer Inbrunst, die zucken macht vor Freude. Bei "Tanbark" darf Drummer Dino mal so richtig die Hi-Hat verprügeln und Gavin am Ende den Schreihals raushängen lassen. "Jamais Vu" ist dagegen ganz und gar nicht erdig, sondern in Liedgut gegossene Atmosphäre voll entrückter Schönheit. Ähnlich esoterisch geht es auch im vorgezogenen Schlussstück "Sang Real" zu, in dem Hayes über Tod, Seele und Universum reflektiert.

Am Ende hat die reinigende Waschstraße namens "Catch Without Arms" seelische Altlasten abgespült und den Sound ordentlich zurecht gestutzt. Herausgekommen ist dabei das mit Abstand persönlichste und melodiöseste Werk. Die exaltiertesten Popmomente ("Spitshine", "Planting Seeds") prahlen gar vor A-ha-Erlebnissen - und stellen die wenigen Schwachstellen der Platte. Insgesamt schmeckt aber auch das Destillat des bisherigen Soundkosmos unverwechselbar nach Dredg. Ob der Zauber als Konzentrat die Halbwertzeit des Vorgängers erreicht, bleibt abzuwarten.

Lovebugs - In Every Waking Moment

heute bestellt (noch nicht erhalten):



Infos:
Am Freitag ist es soweit: Dann steht die neue Scheibe der Lovebugs "In Every Waking Moment" in den Plattenläden!

Image Hosted by ImageShack.us

Auf CD Nummer 8 verabschieden sich die Basler von ihrem Britpop-Image - das Album ist gefüllt mit elektronischen Klängen und melancholischen Texten: "Wir mögen diese Art von Musik", meint Sänger Adi Sieber (33) in der Gratiszeitung "20 Minuten", "ich finde, es macht glücklich".

Image Hosted by ImageShack.us














Die "Coopzeitung" verglich in der Ausgabe vom 20. Juni die Liebeskäfer gar mit Coldplay oder Keane.

Image Hosted by ImageShack.us

"Wir haben keine Band nachgeahmt", meinte dazu Gitarrist Thomas Rechberger (29), "nach dem intimen Sound der letzten CD hat das Pendel einfach zurückgeschlagen. Die Lust am Einsatz von elektrisch verstärkten Instrumenten war riesig!"

Image Hosted by ImageShack.us













Auf Produzentenseite verlässt sich die Band wieder auf helvetisches Wissen: Nach Chris von Rohr (54) bei "Naked" war nun Ex-Subsonic-Mann Roman Camenzind (30) am Werk.

Image Hosted by ImageShack.us

"Wir wollten jemanden, der den Entstehungsprozess der CD begleitet. Zudem spürte Roman gut, was zu unserer Band passte!"

Image Hosted by ImageShack.us

Pineapple Thief - Abducting the unicorn

B00007GXRG-01-LZZZZZZZ

Infos:
Was verbirgt sich hinter der Entführung des Einhorns der Ananas Diebe? Hauptsächlich eigentlich der Gitarrist einer der innovativsten und recht unterschätzten Neo Prog Bands Englands, nämlich Bruce Soord seines Zeichens bei Vulgar Unicorn tätig. Sein vorliegendes erstes Solowerk spricht nun ein wesentlich breiteres Publikum an, verdrängt die sinfonischen Ideen des Neo Progs, saugt dafür aktuelle Strömungen auf und rettet die Grundideen der Rockmusik der 70er in das neue Millenium. Als Vergleichsmomente seien hier vor allem alternative Gitarrenbands à la Smashing Pumpkins, Radiohead oder aber auch Porcupine Tree oder The Urbane (Soloprojekt des Arena Gitarristen John Mitchell) angeführt. Die Stärke dieses Albums liegt schlicht und einfach darin, dass einprägsame Melodien mit hypnotischen, fast schon psychedelisch angehauchten Gitarrenakkorden und bohrenden Synthiesounds verfeinert wurden. Die wirklich guten Ideen sind in ausufernde, wabbernde Songlandschaften verpackt, die sich auch mal jenseits der 10 Minuten (bei "Parted forever" sind es sogar 25 Minuten) ausdehnen, ohne dass dabei Langeweile aufkommt. Vor allem die Gitarre (keine Wunder, es handelt sich ja schließlich um das Soloalbum eines Gitarristen) gibt den Ton an, da sie mal verschmitzt spacig davon treibt, stakkatoartig die Akkorde rühren lasst oder minimalistisch die Spannung aufbaut, während die Rhythmik eher einfach gestrickt ist. Neue Sounds mit einprägsamer Saitenakrobatik, ein wunderbarer Hörgenuss, der sich aber stellenweise dennoch für manche sicherlich zu weit von dem entfernt, was man noch der progressiven Schiene zuordnen kann. Aber dennoch sollte man mit einem aufgeschlossenen Musikverstand einiges zum Entdecken finden, da gitarrendominierter Alternativ Rock mit Space Rock sehr eindringlich und harmonisch verbunden wurde.

Chroma Key - Graveyard Mountain Home

im Briefkasten gefunden...

B00067GLKA-03-LZZZZZZZ

Infos:
Eigentlich muss man komplett wahnsinnig sein, um eine Band wie Dream Theater auf dem Höhepunkt ihres Erfolges zu verlassen. Dennoch tut Kevin Moore, Gründungsmitglied der New Yorker Band, genau das nach der Veröffentlichung von "Awake". Wahnsinnig ist der Mann keinesfalls, er ist nur darauf bedacht, seine musikalischen Werte nicht zu verraten und einfach die Musik zu machen, bei der er sich glücklich fühlt. Zeigte die Überballade "Space Dye Vest" ("Awake"), welchen Weg er gehen will, so setzt er diesen auf seiner ersten Solo-Scheibe "Dead Air For Radios" auch konsequent fort.
Die komplexen Songstrukturen von Dream Theater langweilen ihn, sein Ziel ist es, songorientiertere Musik zu machen. Somit zieht er sich erst einmal zurück in die Abgeschiedenheit New Mexikos. Dort nimmt er zusammen mit den beiden Fates Warning Muckern Mark Zonder (dr) und Joey Vera (b) und Gitarrist Jason Anderson, sein Debüt auf, das sehr ruhig und atmosphärisch ausfällt und nicht selten Vergleiche zu Peter Gabriel, Pink Floyd oder Mark Hollis nahe legt. Den Gesang übernimmt der Musik- und Filmstudent selbst und macht diesen Job auch verhältnismäßig gut.

Für den Nachfolger holt er sich, neben Co-Produzent Steve Tushar, der auch schon auf dem Debüt mit von der Partie war, nur noch Dave Iscove als Gitarristen ins Studio. Den Großteil der anderen Instrumente spielt, bzw. programmiert er selber ein. Moore, der inzwischen über L.A. nach Costa Rica gezogen ist, präsentiert dem Hörer mit "You Go Now" ein noch introvertierteres Stück Musik. Zwischenzeitlich hilft Kevin auch immer noch bei anderen Bands aus (u.a. Fates Warning) und beginnt im Frühjahr 2002 mit den Arbeiten an seinem nächsten Album. Steve ist vorerst nicht beteiligt, dafür probiert Kevin die Zusammenarbeit mit Violine, Akustikgitarren und einer Gruppe argentinischer Musiker aus.

Im Sommer des Jahres wird bekannt, dass Kevin zusammen mit Jim Matheos von Fates Warning (g), Mike Portnoy von Dream Theater (dr) und Sean Malone (ex-Cynic, Gordian Knot) am Bass ein Projekt namens OSI startet, zu dem er Keyboards, ein paar Programmings und teilweise den Gesang beiträgt. Auch Daniel Gildenlow von Pain Of Salvation ist kurzzeitig im Gespräch, bleibt aber letztendlich auf der Strecke. Das Album mit dem Namen "Office Of Strategic Influence" erscheint im Frühjahr 2003.

Sein ehemaliger Studienkollege Theron Patterson lädt Kevin eines Tages nach Istanbul ein, wo Theron eine eigene Radioshow leitet, an der sich Kevin beteiligt. Erfahrungen in sowas hat Moore schon in San Jose gesammelt, wo er für eine Radiostation Musik und Spoken Word Beiträge erstellte, die man auf der Homepage unter "The Memory Hole 1." runterladen kann. Kevin zieht sogar selbst nach Istanbul um und ist fortan mit Theron für die Sendung Music Lab verantwortlich.

Im Zuge dessen wird Moore angesprochen, ob er nicht den Soundtrack zur ersten türkischen Horrorkomödie namens "Okul" drehen will. Ein Chance, die der gebürtige Merikaner nicht ungenutzt lässt. Unter dem Titel "Ghost Book" erscheint der Soundtrack 2004 auch über Inside Out Records. Dann ist es endlich wieder an der Zeit, sich der nächsten Chroma Key-Veröffentlichung zu widmen.

Für diese greift er auf die Erfahrungen zurück, die er beim Schreiben den Soundtracks machen konnte. Er sucht sich im Prelinger Archive for Public Domain Films den Streifen "Age 13" aus dem Jahr 1955 raus und lässt sich davon inspirieren. In dem Film handelt es sich um einen Jungen, der versucht, seine verstorbene Mutter wieder zu bekommen, indem er das Radio anstarrt, das sie ständig hörte. Dabei entsteht ein Album, das irgendwo zwischen Dark Ambient, Postrock und psychedelischen Elementen liegt. Dabei experimentiert der Songwriter mit orientalischen Klängen, ungewöhnlichen Beats und jeder Menge Elektronik, was "Graveyard Mountain Home" zwar sehr schwer konsumierbar, dafür aber umso interessanter macht.

abnehmen
arbeit
belehrungen
essen
familie
film
home
intern
musik
projekte
schweiz
sport
wein
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren